25.1 FREDAGSSERIEN 9 Musikhuset kl. 19.00 Hannu Lintu, dirigent Alexander Melnikov, piano Anton Webern: Symfoni op. 21 I Ruhig schreitend II Variationen Robert Schumann: Pianokonsert a-moll op. 54 I Allegro affettuoso Andante espressivo Allegro II Intermezzo. Andante grazioso III Allegro vivace 10 min 30 min PAUS 20 min Thomas Larcher: Symfoni nr 2 Kenotaph, Finlandspremiär I Allegro II Adagio III Scherzo, Molto allegro IV Introduzione, Molto allegro 37 min FÖRE KONSERTEN kl. 18 i nedre foajén: Meet the Composer: Tonsättaren Thomas Larcher intervjuas av redaktör Eva Tigerstedt. Intervjun görs på engelska. Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.10. Sänds direkt i Yle radio 1 och på Yle Arenan. Konserten kan ses i programmet RSO i Musikhuset på Yle Teema 17.2 samt på Yle TV1 23.2. 1
ANTON WEBERN (1883 1945): SYMFONI OP. 21 Anton Webern inledde sin karriär som fullblodsrepresentant för senromantiken. Till detta skede hör även hans officiella första opus: Passacaglia för orkester (1908) som var hans slutarbete för studierna under Arnold Schönbergs ledning. Monumentalismens estetik som var kännetecknande för många samtida kompositörer låg inte för honom och efter en expressionistisk brytningsperiod inriktade han sig på den andra ytterligheten, en aforistiskt koncis och utkristalliserad modernism. Längs dessa linjer fortsatte han också efter att på 1920-talet ha gått i Schönbergs fotspår mot dodekanin eller 12-tonsmusiken. Symfonin hör till Weberns längst drivna prestationerr inom den 'musikaliska kärnfysiken' och tjänar samtidigt som ett modellexempel på hans originella atomistiska skönhetsvärld. Utöver dodekafonin har hans viktigaste byggstenar varit bruket av kanonteknik och symmetri. Det var Weberns långt drivna systematik inom tontänkande som gjorde honom till en av förebilderna bland modernisterna efter andra världskriget. I symfonin accentueras Weberns strävan till enhetlighet i materialet, vilket också ofta har betraktats som ett av de symfoniska kriterierna. Vid ett föredrag år 1932 konstaterade han också med uppenbar tillfredsställelse följande om symfonins struktur: "En större enhetlighet är inte möjlig. Inte ens de nederländska tonsättarna [Josquin Desprez och dennes efterföljare inom renässansen] lyckades uppnå detta." Symfonins första sats är en dubbelkanon som rör sig i lugnt tempo, fastän dess tonföljder delats mellan olika instrument och därför inte kan uppfattas som traditionella melodier utan snarare som en fritt svävande, drömsk pointillistisk textur. Satsen grundar sig på en 12-tonsrad som är palindromisk, dvs. likadan vare sig den spelas framlänges eller baklänges. Trots uttryckets abstrakta natur har satsen disponerats som en traditionell symfonisk första sats, som en sonatform där i stil med de klassiska symfonierna både den förra delen (expositionen) och den senare delen (genomföringen och återtagningen) upprepas. Den kortare andra satsen är en sjudelad variationssvit över en 12-tonsmelodi för klarinett som hörs genast i början och som likt första satsens tonrad är en palindrom. Satsen är också annars strikt symmetrisk, eftersom var och en av de korta variationerna i sig är symmetrisk. Vad uttrycket beträffar är andra satsen mer varierande än den första genom att de förbi ilande korta variationerna med olika karaktärer ger musiken olika nyanser. Satsen slutar med en okonstlad coda. 2
ROBERT SCHUMANN (1810 1856): PIANOKONSERT A-MOLL OP. 54 Robert Schumann hade ett nära men svårt förhållande till pianot. Vid unga år var han en lovande pianist och drömde om en karriär som virtuos, ända tills han skadade högra handen med en hemmagjord mekanisk anordning som gjorde slut på virtuosdrömmarna. Pianomusiken förblev ändå en central genre som dominerade hans tidiga produktion speciellt från 1830-talet. Det är möjligt att handskadans trauma ledde till att han inte gick in för den typ av virtuos pianism som många på hans tid hade förkärlek för. Hans musik kunde visserligen nog vara speltekniskt mycket krävande, men han betonade alltid den poetiska kärnan i sina pianoverk. Detta är utgångspunkten också i Schumanns enda pianokonsert. "Jag kan inte skriva en konsert för virtuoser. Jag måste inrikta mig på någonting annat ", snäste han till i ett brev till sin blivande hustru Clara Wieck i januari 1839. Fastän utgångspunkten var tydlig och klart uttalad, tog det flera år innan konserten blev färdig. I själva verket skrevs den ursprungligen inte alls som en konsert utan som en ensatsig Fantasi för piano och orkester, som blev färdig i maj 1841 och som Clara, då redan gift med Schumann, uruppförde i Gewandhaus i Leipzig i augusti samma år. Fyra år senare kompletterade Schumann Fantasin till en fullständig konsert genom att tillfoga en långsam sats och en final. Clara var igen solist, då konserten uruppfördes i Dresden i december 1845. I enlighet med Schumanns principer är pianokonserten ingen konsert för en pianovirtuos utan för en pianots poet och det var Clara Schumann uttryckligen. Verkets tekniska svårighetsgrad bör inte underskattas men virtuositeten blir inget självändamål. Det viktigaste är pianots och orkesterns smidiga, nästan kärleksfulla samhörighet och den smekande varma, poetiska stämning som råder i verket. I detta avseende skiljer sig verket från många samtida konserter och från det som ansågs vara idealet för konsertant musik. Liszt gick så långt att han kallade verket för "en konsert utan piano", kanske som en anspelning på en tidig version av Schumanns pianosonat f-moll, som publicerades under namnet "Konsert utan orkester". I många av sina kompositioner i det stora formatet experimenterade Schumann med att använda gemensamt motivmaterial i olika satser. Vad pianokonserten beträffar kan detta för honom ha varit den enda möjligheten att understrecka konsertens sömlösa enhetlighet, trots att den kommit till i två skeden. Konsertens kärnmotiv blir blåsarnas milda huvudtema som kommer efter öppningens pianistiska ackordpassage. I första satsen är motivet med också i bakgrunden av sidotemat och dominerar ännu den efter kadensen följande allegro molto-codan, som med sin vårliga iver fungerar både befriande och fint sammanbindande. 3
I det behärskat känsliga Intermezzot utgör kärnmotivet grunden för de eleganta ytteravsnitten medan det mellersta avsnittet är romantiskt och flödande sångbart. Schumann övergår utan paus från den långsamma satsen till finalen, vars energiska öppningstema igen är en variant av kärnmotivet. Med typisk rytmisk lekfullheten berikar Schumann finalen, då han i den dominerande 3/4-taktarten med hjälp av synkoper introducerar material som tidvis gestaltas som mer omfattande rytmmotiv i 3/2-takt. THOMAS LARCHER (f. 1963): SYMFONI NR 2, KENOTAPH "Tusen och åter tusen människor har drunknat i Medelhavet, medan Europa utan att göra någonting åt denna tragedi bara har sett på eller till och med vänt bort blickarna. [Symfonin] är en symbol för det som skett och fortfarande sker mitt i Europa." Detta har österrikaren Thomas Larcher sagt om sin symfoni (2015 16). Utgångspunkten är skakande och djupt gripande kraftig och emotionellt laddad är även Larchers musik. Ändå har han betonat att hans verk "inte förmedlar något budskap utan ställer frågor". Larcher har under sin karriär kommit att formulera frågan på många olika sätt och uttrycksmedlen har vuxit kontinuerligt. Hans tidigare produktion som kom till före sekelskiftet består av soloverk men på 2000-talet har genrerna utvidgats till kammarmusik, vokala verk och konserter. Sitt första verk för riktigt stor orkester komponerade han först år 2010 (Red and Green) och år 2018 komponerades (och uruppfördes) hans första opera Das Jagdgewehr. Allteftersom Lachners medel utvidgades, fick han också en större publik och numera hör han till de mest kända österrikiska kompositörerna. Larchers andra symfoni med binamnet Kenotaph har skrivits på beställning av Österrikes nationalbank för bankens 200-årsjubileum. Wiens filharmoniker uruppförde verket i juni 2016 i Musikverein i Wien under Semjon Bytjkovs ledning. Namnet Kenotaph efter grekiskans kenos (tom) och taphos (grav) hänvisar till ett tomt gravmonument som rests till minnet av personer vars kvarlevor gått förlorade eller begravts på annat håll. Kenotafer har ofta rests till minnet av dem som stupat och blivit kvar vid frontlinjen. Med dessa kenotafer kan även Larchers verk jämföras och då består frontlinjen av Medelhavet som blivit grav för tusentals personer och striderna motsvaras av flyktingskapet vållat av krig och eländiga förhållanden. Dessa frågor om mänskliga tragedier fjärmar verket från den traditionella "absoluta musikens" ideal. Larcher utmanade det "rent symfoniska" redan i sin föregående symfoni, som var en vokalsymfoni skriven för baryton och orkester, Alle Tage (2010 2015) till text av Ingeborg Bachmann. Larchers andra symfoni får också en speciell karaktär genom att den först tillkom som en orkesterkonsert. Fastän den sedan omformades till en symfo- 4
ni, har dess uttryck och orkestrala tänkande fortfarande kvar konserterande drag, till exempel i de ställvis förekommande solistiska replikerna eller i de snabba satsernas virtuosa figurer och orkestreringen är överlag rikhaltig och finslipat precis. I den stora orkesterbesättningen fäster man sig bland annat vid den stora uppsättningen slagverk och det preparerade pianot. Trots alla element som utmanar verkets symfoniska karaktär är det nog vad formen beträffar fråga om en traditionell fyrsatsig helhet. Den har en tungt vägande och huvudsakligen snabb första sats, en djupsinnig långsam sats, ett skarpt inbitet scherzo och en slagkraftig final som börjar med en långsam introduktion. Samtidigt har verket även en egen fascinerande mångtydighet, snabba snitt mellan stämningarna, slagkraft som övergår i lyriska drag och äkta patos som glider över i ironi. I första satsen kan den skarpt kantiga, virtuost flängande och figurerande texturen gå över i koralliknande andakt, ögonblick av tonal känslosamhet eller i ett hemlighetsfullt flammande drömlandskap. Eller tvärtom då de brett måleriska dragen och meditationen i den långsamma satsen brister ut i ett våldsamt crescendo. Den tredje satsen är ett kantigt scherzo som får en överraskande sista stund i form av en mahlersk ländler. Finalens introduktion har stilistiska hänvisningar ända till Bach, innan musiken sedan blir skärande våldsamt motorisk. Ännu i slutet av finalen kommer Larcher med en innerlig vändning av ny typ. Även utan att känna till bakgrunden till detta verk, så kan man uppfatta att musiken handlar om den mänskliga tillvarons djupa grundfrågor. Kimmo Korhonen HANNU LINTU Hannu Lintu har varit chefsdirigent för Radions symfoniorkester sedan augusti 2013. Under spelåret 2018 2019 dirigerar han även bl.a. symfoniorkestrarna i Baltimore, St Louis och Cincinnati, New Japan Philharmonic Orchestra, Singapore Symphony Orchestra och Hamburgs radiosymfoniorkester. Till gästspelens höjdpunkter hör även debuterna med Boston Symphony Orchestra och Ryska nationalorkestern. På sistone har han speciellt även samarbetat med Tokyo stadsorkester, National Symphony Orchestra i Washington samt symfoniorkestrarna i Dallas och Detroit. Lintu uppträder regelbundet även på Finlands Nationalopera och vid operafestivalen i Nyslott. I juli 2018 dirigerade han Verdis Otello i Nyslott och våren 2019 står Alban Bergs Wozzeck på programmet i Helsingfors. Lintu studerade vid Sibelius-Akade min, först cello- och pianospel och senare orkesterdirigering under Jorma Panulas ledning. Han deltog i Myung-Whun Chungs mästarkurs vid L'Accademia Musicale Chigiana i Siena och vann första pris i Nordiska dirigenttävlingen i Bergen 1994. Han har gjort inspelningar för bl.a. skivmärkena Ondine, BIS och Hyperion. 5
ALEXANDER MELNIKOV "Pianots poet" har man kallat den ryske pianisten Alexander Melnikov som är känd som en fin och djup tolk av den centrala repertoaren. Han bygger ibland upp program som skiljer sig från det vanliga och då kan en och samma konsertafton innehålla verk för solopiano, kammarmusik och konserter. Melnikov fullbordade sina studier vid Moskvakonservatoriet, där han studerade under Lev Naumovs ledning. Viktig för honom blev även bekantskapen med Svjatoslav Richter, som ofta inbjöd honom till festivaler i Ryssland och Frankrike. Hans karriär befrämjades även av pris i Robert Schumanntävlingen i Zwickau 1989 och Drottning Elisabeth-tävlingen i Bryssel 1991. Melnikov har gästspelat som solist med bl.a. Concertgebouw-orkestern i Amsterdam, Gewandhaus-orkestern i Leipzig, Philadelphia Orchestra, NDR-symfoniorkestern i Hamburg, Ryska nationalorkestern och BBCfilharmonikerna med dirigenter som Teodor Currentzis, Charles Dutoit, Paavo Järvi och Valerij Gergijev. Melnikov har spelat in verk av bl.a. Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Rachmaninov och Sjostakovitj. Hans inspelning tillsammans med Isabelle Faust av samtliga Beethovens violinsonater fick Gramophone Award och ECHO Klassik. Den kompletta inspelningen av Sjostakovitjs monumentala samling 24 preludier och fugor fick BBC Music Magazines pris, Choc de Classica samt Tyska skivkritikernas årliga pris och år 2011 valde BBC Music Magazine den till en av "alla tiders 50 bästa inspelningar". Melnikov framför verken i slutet av mars också i Helsingfors. RADIONS SYMFONIORKESTER Radions symfoniorkester (RSO) är YLE:s orkester med uppgift att producera och befrämja finländsk musikkultur. Orkesterns chefsdirigent är Hannu Lintu som tillträdde sin post hösten 2013. Radioorkestern grundades år 1927 och bestod av tio musiker. På 1960-talet utvidgades den till en fulltalig symfoniorkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. Vid sidan av de stora klassiska och romantiska mästerverken omfattar RSO:s repertoar en hel del ny musik och orkestern uruppför årligen ett flertal beställningar som gjorts av YLE. Till RSO:s uppgifter hör även att förse radions arkiv med friköpta inspelningar av hela den inhemska orkesterrepertoaren. Under spelåret 2018 2019 uruppför orkestern fyra verk som beställts av YLE. RSO har spelat in på skiva musik av bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen och Kokkonen samt premiärinspelningen av Armas Launis opera Aslak Hetta. Inspelningen av Bartóks violinkonser- 6
ter med Christian Tetzlaff under Hannu Lintus ledning fick Gramophone Award 2018. En skiva med Sibelius tondikter och sånger fick International Classical Music Award (ICMA) 2018. Därtill nominerades den till Editor's Choice i tidskriften Gramophone i november 2017 och var BBC Music Magazines månadens skiva i januari 2018. Spelåret 2018 2019 gör orkestern skivinspelningar med musik av Lutosławski, Fagerlund och Beethoven. RSO konserterar regelbundet på olika håll i världen. Under spelåret 2018 2019 gör orkestern en hemlandsturné under Hannu Lintus ledning till Jakobstad, Kauhajoki, Forssa och Lahtis. RSO:s konserter sänds direkt på Yle Arenan och i Yle Radio 1 samt ges inspelade på Yle Teema & Fem och på Yle TV 1. 7